| E merkure, 05.11.2025, 06:57 PM |

TESTAMENT SHPIRTËROR I
NJË JETE TË TËRË
Vështrim
kritik mbi vëllimin “PIKLA NGA QIELLI” të autorit TAHIR BEZHANI
Nga
Dr. Migena ARLLATI
Krijimtaria
poetike e Tahir Bezhanit, tashmë e shtrirë në 28 vëllime, paraqet një univers
të gjerë tematik dhe emocional, që lëviz midis kujtesës, dhimbjes, dashurisë
dhe përjetësisë. Poezia e tij ndërtohet mbi përvojën njerëzore, historike dhe
shpirtërore të një brezi që ka njohur humbjen, mërgimin dhe përpjekjen për ta
ruajtur identitetin në një botë që ndryshon pa mëshirë. Në thelb, kemi të bëjmë
me një poet të kujtesës dhe të qëndresës, ku vargu bëhet jo vetëm mjet
shprehjeje, por edhe mjet shpëtimi, një strehë për shpirtin e lodhur e për
kombin e plagosur.
Në
planin tematik, poezia e tij është e mbushur me motive të forta identitare dhe
filozofike. Simbolet e përsëritura: kulla, guri, lisi, zjarri, pasqyra,
dritarja, shkopi, vargu etj., janë elemente që përbëjnë një sistem të
qëndrueshëm poetik, përmes të cilit autori e lexon jetën dhe kohën. Kulla, për
shembull, nuk është vetëm një ndërtim fizik, por simbol i dinjitetit, i
burrërisë dhe i trashëgimisë shpirtërore. Guri është qëndrueshmëria e qenies,
ndërsa pasqyra e thyer përfaqëson ndërgjegjen e copëtuar nga vuajtjet e jetës.
Këto figura mbartin gjithnjë dy dimensione: personal dhe kolektiv, duke e bërë
poezinë e tij të njohshme e njëkohësisht universale.
Kjo
përmbledhje poezish, e titulluar “Pikla nga qielli” bart një frymë të thellë
melankolie ekzistenciale, ku autori shfaq ndjeshmëri të hollë ndaj kohës,
vetmisë, pritjes, dashurisë dhe zhgënjimit njerëzor. Në thelb, poezitë përbëjnë
një udhëtim shpirtëror që kalon nga intimiteti i ndjenjës në refleksionin
filozofik mbi qenien dhe kalueshmërinë. Stili poetik karakterizohet nga një
gjuhë e përmbajtur, por e ngarkuar me emocion dhe metaforë të thellë. Vargu
është i lirë, pa rimë të rregullt, por i ndërtuar me një muzikalitet të
brendshëm që vjen nga ritmi i fjalës shqipe dhe nga ndjenja e sinqertë e
shprehjes. Poeti nuk ndjek artificat formale të modernizmit ekstrem;
përkundrazi, ruan një autenticitet gjuhësor e shpirtëror, ku çdo fjalë vjen si
pjesë e një përvoje të jetuar. Në shumë raste, vargu i tij ngjan si një
psherëtimë e menduar gjatë, një bashkëbisedim me vetveten, me kohën, me
shoqërinë dhe me Zotin.
Poezia
“Pikla nga qielli”, titullin e së cilës e mban tërë vëllimi, është një tekst që
ngërthen në vetvete ankthin kozmik, përsiatjen ekzistenciale dhe shpresën që
rilind nga rrënojat e frikës. “Pikla nga qielli” është poezi e përballjes me
kaosin, por edhe e besimit në ripërtëritje.
Ajo
përmbledh frymën e të gjithë vëllimit poetik: përmes errësirës kalon rrezja,
përmes frikës lind buzëqeshja, përmes dhimbjes vjen drita e kuptimit. Në vetëm
pak vargje, autori arrin të krijojë një hapësirë filozofike ku përplasen dritë
e errësirë, frikë e rilindje, qiell e tokë, pra, vetë përmasat e qenies
njerëzore. Ajo hapet me një imazh të gjerë e tronditës:
“Një
re e zezë n’hapësirë
Sillet
në boshtin e rrëmujave…”
Kjo
re e zezë është më shumë se një fenomen meteorologjik: është simbol i
turbullirës së brendshme, i ankthit universal që mbulon ekzistencën njerëzore.
Lëvizja “në boshtin e rrëmujave” është përkufizimi poetik i asaj gjendjeje ku
njeriu ndjen se bota ka humbur qendrën e saj. Kjo metaforë kujton idenë e
Heraklitit, filozofit të lashtë që thoshte: “Gjithçka rrjedh, gjithçka
përplaset në një luftë të përhershme kundërshtish.” Pikërisht ky tension mes të
kundërtash është zemra e poezisë.
“Në
planetin tokë dridhet frika
Pikla
nga qielli vijnë, re të zeza...”
Në
këtë varg ndodh ulja nga kozmosi në realitetin tokësor, nga dimensioni
metafizik në psikologjinë njerëzore. “Piklat nga qielli” janë si rrjedhje e
dhimbjes, si përthithje e trishtimit hyjnor në botën njerëzore. Frika që
“dridhet” në tokë është përkthimi poetik i pasigurisë njerëzore përballë të
panjohurës, një temë që përputhet me filozofinë ekzistenciale të Martin
Heidegger, i cili e përkufizonte “ankthin” si mënyrën e njeriut për të ndjerë
zbrazëtinë e qenies. Reja e zezë, në këtë mënyrë, është si projeksion i
shpirtit njerëzor në qiell, dhe piklat që bien janë kthimi i dhimbjes në tokë,
në vetëdije.
Poezia
është e mbushur me simbolikë natyrore, re, diell, mjegulla, hënë… që nuk janë
zbukurime, por personifikime të gjendjes së brendshme.
Kur
poeti shkruan:
“Fjalëboshet
i fsheh hëna
N’horizont
shëtisin mjegullat…”, këtu hëna, mjegulla e fjalët bosh marrin rolin e figurave
mendore. Hëna “fsheh” fjalët e kota, si për të thënë që heshtja ka më shumë
vlerë se zhurma, se në epokën e rrëmujës (si boshti i fillimit) kuptimi humbet,
ndërsa drita (hëna) ruan vetëm thelbin. Ky moment ka një jehonë platonike,
sepse përmes pastrimit të fjalës, njeriu afrohet te e vërteta e brendshme.
Në
gjysmën e dytë të poezisë, errësira nis të zbutet:
“Rrezet
e diellit ndriçojnë ëndrrat
Ripërtërihet
buzëqeshja e vrarë”
Ky
kalim nga errësira te drita është metamorfoza poetike që tregon se çdo pikë
dhimbjeje mbart në vetvete mundësinë e shëlbimit. “Buzëqeshja e vrarë” nuk
është vetëm imazh i dhimbshëm, por shenjë e rilindjes: një ndjenjë që ka kaluar
nëpër vdekje, por që përsëri ringjallet. Në këtë pikë, poezia kujton filozofinë
e Nietzsche-s, sidomos idenë e “Eternal Return”, ringjallja e jetës përmes vetë
shkatërrimit të saj. Drita që rikthehet nuk është ajo naive e fillimit, por një
dritë e pastruar nga vuajtja.
Përsëritja
e vargut final: “Pikla nga qielli vijnë pandarë...”, krijon një efekt ciklik,
një përmbyllje që nuk mbyll, por vazhdon. Kjo është metafora e përhershme e
jetës: edhe pas frikës, rrënojës dhe rrëmujës, piklat (si dritë, si shpresë, si
kujtesë) bien pa pushim.
Në
të gjithë vëllimin, poezitë ndahen dukshëm në dy rrafshe:
1. Rrafshi intim e emocional, ku njeriu
përballet me vetveten, me kujtimet dhe humbjet.
2. Rrafshi filozofik e shoqëror, ku poeti
vëren botën përreth, absurditetin dhe zbrazëtinë e saj.
Në
shumë poezi (“Frymëzim nate me hënë”, “Dallgë të vetmuara”), nata shfaqet si
simbol i heshtjes, por edhe i ndërgjegjes. Hëna bëhet një “bashkëbiseduese” e
poetit, një sy që ndriçon plagët e shpirtit. Kjo e afron autorin me filozofinë
e ekzistencës. Søren Kierkegaard e shihte vetminë dhe ankthin si mënyra të
thella të komunikimit me Zotin dhe me thelbin e vetes.
Kur
poeti thotë: “Hap sytë / Buzëqeshje e ngrirë në dritare...”, ai përballet me
dritën si me një pasqyrë të vetes, ku njeriu sheh jo jashtë, por brenda
ndriçimit të vetmuar.
Në
“E tash, çfarë bëj” dhe “Në pritje”, dhimbja nuk është thjesht ndjenjë, por
mënyrë e të qenit. Varësi të tilla si: “Ëndrrave të natës u vjen era plagë”;
“Kujtimet mbajnë lotët si në epruvetë”, shpalosin një estetikë të përkorë, ku
kujtimi bëhet eksperiment, ndjenjat shndërrohen në substanca që digjen në
laboratorin e shpirtit. Kjo të kujton Albert Camus dhe nocionin e absurdit, ku
njeriu vazhdon të jetojë dhe të dashurojë edhe pse kupton kotësinë e
ekzistencës.
Në
“Sikur të isha”, poeti nuk i ikën dhimbjes, por kërkon ta kthejë në dhuratë, të
bëhet “thërrmi buke” për harabelat. Me këto ndjesi sakrifice dhe përulësie,
autori e shndërron poezinë në një formë morali poetik, ku dashuria për jetën
manifestohet përmes mëshirës.
“Dyzen
krismash festimeve” dhe “Krismë që nuk ndalet” janë poezi protestuese në
heshtje, që përçojnë neverinë ndaj shthurjes së natës moderne, një realitet i
ndotur, i zbrazët, ku “fishekzjarrët” zëvendësojnë gëzimin e shpirtit. Poeti
refuzon, duke i kthyer shpinën dhimbjes dhe kotësisë (“Ecni, u fola këmbëve pas
mesnatës / Dhimbjeve ua ktheva shpinën”).
Në
çdo poezi ndjehet një lëvizje: nga nata në dritë, nga dhimbja në pajtim, nga
vetmia në mall. Ky udhëtim është metaforë e jetës, një rrugëtim drejt
vetëdijes, që nuk mbaron as me vdekjen. Kur poeti shkruan: “Dashuria nuk vdes
as nuk varroset / Por ato takohen mes vete ëndrrave”, ai prek një përmasë
metafizike të dashurisë, si tek Platoni: ajo është e pavdekshme sepse i përket
sferës së ideve, jo trupit. Kështu, poezia shndërrohet në tempull kujtese dhe
ringjalljeje.
Një
veçori tjetër e stilit të Bezhanit është bashkimi i lirizmit intim me epikën
morale. Në poezitë e tij, edhe përjetimet personale marrin dimensionin e një
rrëfimi të përbashkët. Kur flet për dhimbjen e vet, ai flet edhe për dhimbjen e
të tjerëve; kur përmend mallin për vendlindjen, ajo bëhet metaforë e mallit për
atdheun; kur përshkruan vetminë, ajo është vetmia e njeriut bashkëkohor që
kërkon kuptim në një botë të shurdhët. Kështu, poezia e tij nuk mbyllet në
individualitet, por shpërthen drejt universalitetit të ndjenjës njerëzore.
Poezia
“Meditim malor” mund të konsiderohet peizazh i pasqyrimit të shpirtit. Kjo
poezi është ndërtuar mbi një paralelizëm të bukur mes natyrës dhe vetmisë
njerëzore. Peizazhi malor nuk është vetëm një hapësirë gjeografike, por një
hapësirë shpirtërore, ku poeti gjen strehë nga lodhja e jetës dhe nga
“hatërmbetjet” e njerëzve.
“Aty
te Blini”, një himn për poetin Sejdi Berisha, por edhe për miqësinë dhe
trashëgiminë poetike. Në këtë poezi, kafeja e mëngjesit, Lumbardhi dhe bisedat
e poetëve marrin dimension ritualik. Ato janë si liturgji e shpirtrave krijues
që lënë gjurmë përtej vdekjes.
“Mbante
në dorë një fletë të bardhë e lapsin e zi
Radhiteshin
fjalët, shkruante poezi
Për
njerëzimin e kohët nxira moteve...”
Këtu
poeti përshkruan misionin moral të vargut, qëndresën përballë kohës dhe
vuajtjes. Ndërhyrja e gjallë e figurave reale (Lala, Nekiu, Luli) i jep tekstit
autenticitet emocional, pra një dokument poetik i miqësisë dhe frymës krijuese.
Kur Sejdiu thotë se do ta hedhë stilolapsin në Lumbardhë, ajo bëhet metaforë e
pavdekësisë së artit, lapsi që tretet në ujë, por pëshpërit vargje
përgjithmonë. Në këtë gjest ndjehet diçka simbolike si tek poezia e romantikëve
evropianë, ku arti bashkohet me natyrën për të ruajtur kujtesën njerëzore. Ky
tekst është në thelb një elegji e gëzueshme, një poezi për jetën, dashurinë
ndaj atdheut dhe nderimin ndaj shokëve që ndajnë të njëjtin ideal poetik.
“Lot
malli për gurin” trajton frymën e nostalgjisë për vendlindjen dhe për rrënjët e
djegura të kujtesës.
“Kur
ika
e
lashë të gjallë kullën,
me
dhimbje nëpër eshtra përplasej...”
Kulla,
simbol i trashëgimisë, qëndresës dhe dinjitetit shqiptar, këtu është një organ
i gjallë, që ndien, vuan dhe hesht. Ajo nuk është vetëm ndërtim arkitektonik,
por vetë zemra e kujtesës kombëtare, e rrënuar nga lufta e koha. Kur poeti i
puth “gurtë e çarë” dhe i shtrydh “lotët nga palca e zjarrit”, ai kryen një rit
të përkujtimit, një akt sakral: kthimi te guri, te dheu, te identiteti. Përmes
“lotit” që rrjedh rrugës, poeti e shndërron mallin në udhëtim shpirtëror, në
vazhdimësi mes të ikurit dhe kthimit.
Në
planin filozofik, kjo poezi lidhet me konceptin hegelian të “pajtimit me
realitetin”: njeriu pajtohet me humbjen vetëm përmes njohjes së saj, përmes
kujtimit aktiv që bëhet dashuri.
“Vargu
im vrapon e vrapon” dhe “Vuajtja e ka heshtjen e gjatë” janë dy pole të një
bote poetike të përbashkët: në të parën sundon lëvizja, përpjekja dhe sfida e
fjalës poetike, ndërsa në të dytën mbretëron qetësia e dhimbjes, pesha e
përmbajtur e vuajtjes njerëzore.
Në
këtë mënyrë, të dy tekstet krijojnë një binom poetik që përmbledh gjithë
filozofinë krijuese të autorit: poezia si rrugëtim përmes vuajtjes, dhe heshtja
si forma më e lartë e ndjeshmërisë.
Poeti
sjell me qetësi dhe përmbajtje realitetin e birucës, por pa rënë në rrëfim
sentimental, përkundrazi, në atë hapësirë të errët, lind drita e shpirtit.
“Përfytyrim në dhomën e burgut” është poezi e përmasave dokumentare dhe
metafizike. Figura e “bylbylit që hyn në fluturim” dhe “gijotina që i vjen era
liri” janë kontraste poetike të fuqishme: vdekja dhe liria, trupi i mbyllur dhe
shpirti që frymon. Në këtë poezi, burgimi shndërrohet në laborator të lirisë,
ku poeti përjeton thellësinë e shpirtit njerëzor.
“Kollitjet
e natës” është një poezi e ndjeshme dhe alegorike. Kollitja, një veprim
biologjik i trupit, kthehet në simbol të shpirtit që reagon ndaj plagës së
qytetit, ndaj historisë së vet. Kollitjet janë si “tinguj lyrash të shpirtit”,
një figurë e jashtëzakonshme që bashkon dhimbjen me artin. Nëpërmjet ecjes
nëpër rrugët e qytetit, poeti gjen gjurmët e lirisë së humbur, ku gjithçka rreh
me kujtesë: kalldrëmet, pemët, dritat e neonit. Në fund, fjala “Liri” është
kulm poetik jo si slogan, por si frymë që del nga dhembja e trupit kolektiv.
“Numërim
i gabuar” është një poezi e shkurtër, por me një forcë filozofike të madhe. Në
pak vargje, poeti përmbledh paradoksin e jetës dhe kohës: siç rritemi, koha
përmbyset nga llogaritja e ditëve drejt ndjesisë se vitet janë bërë më të shkurtër
se ditët. “Numëratorja e jetës ka ndryshuar”. Kjo është metafora e krizës së
perceptimit të kohës që vjen nga lodhja, nga kalimi nëpër dhimbje, nga lodhja e
aritmetikës së jetës. Ky tekst minimalist është një haiku filozofik shqiptar ku
përmblidhet në pesë rreshta i gjithë absurdi i përvojës njerëzore.
Një
poezi e kujtesës dhe mallëngjimit, me ton elegjiak është “Isha dje aty”. Kthimi
“aty”: te dera, gurët, kullat e djegura është kthim në identitetin e humbur dhe
kujtesën e përbashkët kombëtare. Poezia përshkohet nga një ndjesi e thellë
fiziologjike e mallit: poeti prek gurin, nuhat erën e shkrumbit, përjeton
trupërisht dhimbjen e vendlindjes. Imazhi i moshatarëve “nën hijen e blirëve që
pushojnë” është një përmendore e qetë, ku vdekja përzihet me përjetësinë e
natyrës. Në tërësi, kjo poezi është një himn i heshtur për kujtesën, një
rikthim që shëron përmes përulësisë.
“Natën
në skenë”, një nga poezitë më metaforike e introspektive të ciklit. Këtu poeti
nuk flet më si dëshmitar, por si aktor në skenën e jetës, një metateatër
poetik, ku jeta dhe arti përzihen.
“Tekstin
e kam në shpirt / por rolin akoma nuk e luaj” është një nga vargjet më të
thella të gjithë ciklit: njeriu e njeh kuptimin e jetës, por nuk e jeton dot
plotësisht. Në fund, “ranë perdet / duartrokitjet e fundit” është një fund
ekzistencial ku jeta përfundon si shfaqje, dhe duartrokitjet nuk janë më lavdi,
por psherëtimë përfundimtare.
“Heshtje
e ndryshur” ndërtohet mbi tensionin midis forcës dhe durimit. Në të, heshtja
nuk është zbrazëti, por energji e përmbajtur, si ujë që vlon nën gur. Vargu:
“Mullinjtë e erës sillen në boshtin e vet”, është simbol i mendimit që
përsëritet, i kohës që s’ndryshon, i njeriut që qëndron.
Në
vargun kulmor: “Sa e hijshme bëhet jeta. Kur vaji pëlcet nga durimi i
stepur...” poeti arrin një moment katarsisi poetik: dhimbja, kur përmbahet
gjatë, lind bukuri, një filozofi stoike që përshkon gjithë poezinë e tij. Kjo
poezi është qetësi e stuhishme, një lutje e brendshme që flet me zërin e
heshtjes.
“Psherëtimë
bjeshke, hapekrah në Shkrel” dhe “E ndiej zërin tënd edhe n’ëndërr”
përfaqësojnë dy pole të ndjeshmërisë poetike të autorit: njërën e rrënjosur në
tokë e atdhe, dhe tjetrën të ngjitur në qiell e dashuri. Në to, poeti është
njëkohësisht dëshmitar i kujtesës dhe i shpirtit, duke i përzier me mjeshtëri
topografinë fizike me peizazhin e brendshëm.
Më
poshtë, një vështrim kritik për secilën poezi dhe një sintezë interpretative
për të dyja bashkë.“Psherëtimë…” është një himn i heshtur për vendlindjen, një
lirikë që bashkon frymën e natyrës me mallin për njeriun e shpirtit poetik.
Shkrel,
Boga dhe Rugova nuk janë thjesht toponime. Ato bëhen simbol i qëndresës, i
dhimbjes dhe i përjetësisë shqiptare.
“Shpirti
ka shtrirë krahët majave të Shkrelit”. Ky varg e hap poezinë me një figurë të
fuqishme panteiste: shpirti nuk është më i kufizuar në trup, por shtrihet në
natyrë, përthith hapësirën si frymë e lirë. Poeti e ndien vendin si pjesë të
qenies së vet, një ndjesi që i ngjan konceptit të “unit kozmo-poetik” të
Rilindasve. Figura e Azemit, që “shëtit zemrës sime pandarë”, është
personifikim i kujtesës poetike ndaj Azem Shkreli, figurë e madhe e poezisë
moderne shqipe.
Poeti
e sheh atë si “lapidar vetullave të zbardhura”, një monument i shpirtit që s’e
zbeh koha. Këtu, poezia bëhet përkulje përpara artit dhe frymës krijuese, një
dialog shpirtëror mes poetëve dhe brezave. “Rugovë moj / Bukuri e dhimbje të
shkrira së bashku” përmbyll poezinë si një dyzim ekzistencial: as bukuria, as
dhimbja nuk mund të qëndrojnë më vete. Ato janë thelbi i një shpirti që ka
kaluar nëpër stuhitë e kohës. Në këtë poezi, poeti është një hibrid mes
peizazhit dhe kujtesës, një shpirt që flet përmes natyrës dhe vendit.
“E
ndjej zërin tënd…” është e butë, e ndjeshme, e tejmbushur me mall dashurie, ku
kujtimi merr trajtën e pranisë shpirtërore. Ajo që në dukje është një dialog
intim, në thelb është një bashkëbisedim me të përtejmen, një lloj lutjeje
poetike që kapërcen kufijtë e jetës.
“E
ndiej zërin tënd të harlisur
Si
violinë e çakorduar, këputur kohësh”
Këtu,
poeti i jep zë mungesës. Zëri i dashur është një tingull që përshkon kohën dhe
ndërron dimensionin e realitetit. Violina e çakorduar është një metaforë e
përkryer për dashurinë që ka humbur harmoninë, por që ende dridhet, ende
tingëllon. Në gjithë poezinë, ndjenja është e përmbajtur, por e thellë. Ai
ndien “prekjen e duarve tua”, “përplasjen e buzëve”, “lutjen e zjarrtë”, e
megjithatë, gjithçka ndodh në ëndërr, në kujtesë, në frymë, jo në realitet.
Përmes këtij përjetimi, poeti ngjitet drejt një dimensioni metafizik, ku
dashuria bëhet amshim:
“Jetoi
e iku si e paparë
në
flakën e dashurisë së përmotshme
shkëndija
do bëhemi një ditë
si
një lapidar...”
Ky
fund është monumental: dashuria njerëzore ngjitet në nivel simbolik, si një
“lapidar”, pra si dëshmi që nuk shuhet. Kjo metaforë e bashkon dashurinë me
kujtesën, shpirtin me përjetësinë, një
frymë që ngjan me konceptin platonik të dashurisë si formë e përhershme, që
s’vdes, por ndryshon formë.
“Përplasje
me vargun” shpalos procesin e krijimit si betejë. Poeti përballet me fjalën, jo
si mjeshtër i saj, por si robtar dhe luftëtar brenda saj. Vargu këtu merr
formën e një qenieje të gjallë, të egër, të pakontrollueshme: “Përplasje,
grindje me vargun e tërbuar”.
Referenca
“Ah! Khajam!” e lidh poetin me traditën filozofike të Omar Khajamit, një
vetëdije që pyet për kuptimin e jetës, për kotësinë e kohës, por edhe për
dehjen e fjalës. Kjo poezi është një metapoetikë, një reflektim mbi vetë aktin
e krijimit si dhimbje, si nevojë, si mallkim.
Një
nga poezitë më të buta e më nostalgjike të ciklit është “Kitara ime e vjetër”.
Kitarja është simbol i artit që plaket bashkë me njeriun, por që ruan shpirtin
e dikurshëm të dashurisë e këngës.
“Kënga
pëlciste me zjarrin e pashuar / E zemra mbushej dashuri…” Tani, ajo është
“statujë muzeale”, “e ndryshkur”, por telat ende “dridhen përmallshëm”. Kjo
poezi e lidh ndjenjën e artit me kalbjen e kohës por edhe me përjetësinë e kujtesës.
Në fund, buza që dridhet është metafora e poetit vetë: një krijues që e ka
këngën të gjallë, edhe kur zëri është shuar.
“Trazim”,
një poezi me ton sociopolitik e filozofik, ku poeti del nga vetmia për të parë
botën si arenë padrejtësish.
“Kjo
botë përkundet në anije pa timonier”
Një
figurë e fuqishme përshkruan kohën moderne, pa drejtim moral, pa busull
shpirtërore. Të varfërit, pushtetarët, grabitja e “një kore buke”, janë motive
migjeniane, por me një dritë më të zymtë: këtu shpresa është e mekur dhe
“shpirti dridhet meridianëve”. Poezia është akt ndërgjegjeje, një “trazim
shpirti në kohë trazirash”.
“Lisi
i moçëm”, një poemë e kujtesës dhe e identitetit. Lisi është simbol i
fëmijërisë, i rrënjëve, i qëndresës, por edhe i kalimit të kohës.
“Koha
ia kishte tharë degët, lëkura i ishte plasaritur…” Lisi dhe poeti janë
moshatarë, të dy të plakur, të dy dëshmitarë të stuhive. Zogjtë që kanë bërë
çerdhe në trungun e çarë sjellin një ndjesi ciklike: jeta vazhdon edhe mbi
rrënoja. Në fund, poeti shndërrohet në “endacak rrugëve”, por me zjarre të
brendshme që s’shuhen, metaforë për shpirtin që nuk gjen prehje larg origjinës.
Një
poezi kontemplative dhe vizuale është ajo me titull “Në dritare”. Dritarja
bëhet portë drejt botës dhe vetvetes.
“Vetmia
e dhomës më tërheq për flokun e thinjur”
Një
imazh i jashtëzakonshëm: vetmia ka dorë, ka fuqi fizike, të “tërheq” drejt saj.
Pamjet e jashtme: horizonti, era, drita e hënës… janë pasqyrë e brendshme e
shpirtit që vuan, pret, kujton. “Vitet e shkuara, një poezi retrospektive, ku
koha merr trup e frymë.
“Në
fletoren shumëfaqëshe të jetës / Janë drynuar kujtime të thella”
Kujtesa
është si një arkiv që as “era, as furtuna” s’e fshin. Në këtë poezi bie në sy
qëndrueshmëria morale dhe shpirtërore: edhe kur “shtrembëroheshin lisat,
rrënjët nuk tundeshin”. Një metaforë e bukur e brezit që qëndron, edhe kur
gjithçka tjetër thyhet.
Këtu
poetit i mbetet vetëm dhimbja dhe dashuria si relikte të përjetshme, pra një
filozofi stoike dhe e thellë.
“Një
gotë verë”, një poezi e jashtëzakonshme për vetminë dhe solidaritetin njerëzor,
e cila fillon me një ton ekzistencialist: “Në shtrat prej zhguni klithmat
zhurmojnë”, por pastaj zbutet në një përqafim njerëzor me “fukaranë” dhe “dy
qentë” që ndajnë bukën. Në fund, gota e verës është metafora e dialogut me
kujtimin, me miqtë e vdekur, me vetveten. Poezia përfundon me një imazh që
shkrin trishtim dhe madhështi: “Gota e verës ishte mikja ime e pandarë”, një
akt fatalist, por edhe fisnik. “Shëtitje” sjell një mbyllje të qetë, gati
testamentare. Poeti ecën ngadalë, “me shkopin, mikun tim”, një figurë që përçon
dinjitet dhe përulësi para kohës. Smolica, “Itaka ime”, është kthimi simbolik
në origjinë. Poeti, si Odise që më në fund e pranon se udhëtimi i vërtetë është
në kujtesë. Këtu, gjuha është e butë, fryma e përmbajtur; ka melankoli të urtë,
por edhe pajtim me jetën. Në fund, gjithçka tretet në një “bardhësi kohe”, një
dritë që s’ka dhimbje, vetëm kujtim.
Sikurse
vërehet, në çdo poezi ndihet një ton i përzier: dhimbje, revoltë, mall dhe
qetësi. Autori shkruan me një gjuhë të pasur, me metafora që mbartin gravitet
emocional e filozofik, duke ndërtuar një univers ku: fjala është zjarr, kujtesa
është atdhe dhe shpirti është instrument që dridhet në heshtje. Nëse do të
duhej ta përmblidhnim në një varg, këto krijime flasin për një të vërtetë të
thjeshtë e të përjetshme: “Koha mund të rrudhet, por shpirti i poetit s’e humb
dot këngën.”
“Para
pasqyrës në dhomën time” është një poezi introspektive që ndërton një raport
simbolik midis poetit dhe pasqyrës si pasqyrim i shpirtit dhe i kohës së
kaluar.
Pasqyra
e thyer është metaforë e identitetit të copëtuar, e lodhjes shpirtërore, e
pamundësisë për t’u njohur më me veten: “Nuk e njoha vetveten / Mes luginave të
ballit frynte erë e nxehtë.”
Në
këtë tekst, pasqyra është “bashkëbiseduese”, një lloj gjykatëse e heshtur e
jetës së poetit. Në fund, fjalët “uri e shëmtuar është jeta” sintetizojnë
ndjesinë e zbrazëtisë ekzistenciale. Kritikisht, kjo poezi i përket lirizmit
modernist introspektiv, me ndikime të qarta nga poezia filozofike por me ton të
thellë personal dhe gjuhë të figurshme shqipe.
Te
“Ëndërr e bukur” poeti largohet nga realiteti përmes ëndrrës, duke krijuar një
hapësirë metafizike të shpëtimit dhe dashurisë. Përmendja e Markezit dhe
Octavio Paz-it e lidh këtë poezi me një univers letrar ndërkombëtar, duke
treguar vetëdijen kulturore të autorit. Ëndrra bëhet ura midis jetës fizike dhe
frymës poetike, aty ku dhimbja “shpërlahet”, por dashuria mbetet e pavdekshme.
Vargjet janë të lëngshme, të buta, me një ritëm meditative. Kjo poetikë e
ndjesisë përfaqëson momentin kur poeti, përmes artit, gjen paqen që realiteti
nuk ia jep dot.
Një
poezi metapoetike është “Dialog me vargun”, ku poeti hyn në dialog me krijimin
e vet, pra me vetë artin. Vargu është i gjallë, i padëgjueshëm, i egër, simbol
i frymës krijuese që e ndjek dhe e lodh poetin:
“Ti,
vargu im idhnak / Kurrë nuk më le të qetë.”
Ky
motiv kujton polemikën e poetit me muzën, një traditë e vjetër që në antikitet.
Në thelb, poeti kërkon lirinë shpirtërore përmes fjalës, por e gjen veten të
robëruar prej saj. Ky “dialog” është në fakt një monolog shpirtëror i
mbingarkuar emocionalisht, një përpjekje për ta humanizuar vetë poezinë si
qenie që e gëzon dhe e mundon njëkohësisht.
Stilistikisht,
teksti është i ritmuar, me figuracion të fortë, që e afron me simbolizmin
poetik bashkëkohor.
Një
poezi testament: “Kur të vdes”, e përulët, por krenare; e dhimbshme, por e
pajtuar. Poeti përballon temën e vdekjes me një realizëm të ndritshëm, pa
frikë, pa patetikë.
“Kur
të vdes / Do jetë ditë me diell...”
Ky
hap i parë çmonton klishetë e vajtimit: vdekja shihet si pjesë e natyrës, jo si
tragjedi. Kërkesa “mos ejani të pispillosur, me kollare” është një akt i
rebelimit estetik dhe moral, një përzgjedhje etike e poetit për autenticitetin.
Në fund, figura e “skamnorëve” është epitaf i ndershmërisë poetike, solidaritet
i hapur me njeriun e thjeshtë, me ata që “dinë të lexojnë letrën e jetës”. Kjo
poezi është një trilogi e shpirtit në tre akte: njohja me veten, ballafaqimi me
artin dhe pajtimi me fundin. Në tërësi, ajo dëshmon pjekuri estetike dhe
mendimtare, duke u bërë një lloj ditari poetik i ndërgjegjes njerëzore.
“Zëri
i kullës së djegur” është një poezi monumentale, që rishfaq një nga simbolet më
të njohura të kulturës shqiptare: kulla si vatër, kujtesë, identitet dhe
qëndresë. Kulla e djegur është metaforë e atdheut të plagosur, por edhe e
shpirtit të poetit. Ajo flet, digjet, kujton, por mbetet “me zë lirie”. Në
vargjet e para, poeti e ngre kujtesën personale në nivel kombëtar:
“Më
bëhet se dëgjoj thekshëm / Rraptimën e djepit ku përkundej rrita ime...”
Ky
rikthim te djepi, në prehrin e nënës dhe në “odën e burrave”, shndërrohet në
një udhëtim në rrënjët shpirtërore të shqiptarësisë. Në pjesën e dytë, toni
bëhet elegjiak e njëherësh krenar. Kulla nuk është vetëm rrënojë fizike, por
tempull i kujtimeve, i burrërisë dhe i besës. Edhe e djegur, ajo ruan zërin,
shpirtin dhe kujtesën.
“Ke
zë lirie, je emër krenarie / Histori e jetës sime nëpër flakë malli...”
Në
fund, poeti i drejtohet kullës me një lutje pothuaj mistike:
“Në
mos unë, shpirti im do vijë / Më le hapur derën ose një dritare!”
Ky
varg është një testament shpirtëror: poeti kërkon pavdekësinë në kujtesën e
vendit të vet, në simbolin e kullës që e ka lindur.
Kjo
poezi është një ndërthurje mjeshtërore e epikes së kujtesës historike me
lirizmin intim.
Struktura
e saj na kujton baladat dhe legjendat shqiptare, por gjuha është e përpunuar,
moderne, me një ndjesi sakrale e antropologjike. Mund ta konsideroj si poezi autobiografike
në formë dhe kombëtare në përmbajtje, ku përvëlimi personal bëhet kujtesë
kolektive.
Poezia
“Nuk kam adresë”, në dukje më e heshtur, e gjen poetin që tashmë është “në
udhëtim”, pa adresë, mes botës së jetës dhe asaj të kujtesës. Adresën e humbur
nuk duhet ta lexojmë si mungesë banese, por si shenjë e kalimit drejt një bote
tjetër shpirtërore, të përtejme, të qetë.
“Mos
më dërgoni letra, as porosi / Nuk banoj në të njëjtën adresë...”
Këtu
poeti është në dialog me miqtë, me kohën dhe me lexuesin. Ai tashmë nuk i
përket më botës së përditshme, por mbetet i pranishëm në fjalë, në kujtim, në
varg.
“Në
varg dua të jam i varur kujtim / Në adresën e dhimbjes sime...”
Në
këtë poezi, ndjenja e vetmisë është e gërshetuar me pranimin e qetë të moshës
dhe të rrugës drejt amshimit. Shkopi që mban në dorë, shikimi që venitet, janë
shenja të njeriut që e njeh fundin, por nuk dorëzohet para tij.
“Nuk
dëshiroj të tretem, pa dëshmi...”. Ky varg është thelbi i gjithë poezisë së
tij: dëshira për të mbetur dëshmi, për t’u kujtuar përmes artit, përmes
poezisë.
Krijimtaria
e autorit Tahir Bezhani, në aspektin emocional, përshkohet nga një ton i
përhershëm meditativ e elegjiak. Dhimbja, kujtimi, malli dhe heshtja janë katër
kolonat mbi të cilat ngrihet struktura e tij poetike. Në to ndihen gjurmët e
një shpirti që ka parë shumë, ka përjetuar shumë, por ende beson te fjala, te
bukuria, te shpresa. Edhe kur shfaqet pesimist, ai mbetet një pesimizëm fisnik,
i mbështjellë me ndjesi të thella humane. Poezitë “Kur të vdes”, “Nuk kam
adresë” apo “Vuajtja e ka heshtjen e gjatë” tregojnë se poeti e sheh vdekjen jo
si fund, por si vazhdim i qetë i një udhëtimi shpirtëror, ku fjala poetike
është dëshmi e pavdekësisë.
Në
planin estetik, poeti e ka ndërtuar stilin e vet përmes një gjuhe të ngrohtë,
metaforike dhe të kristaltë. Ai përdor imazhe të natyrës për të shprehur
ndjenja të brendshme: retë, shiu, dielli, malet, era, dritarja apo pasqyra
bëhen pasqyrim i lëvizjeve të shpirtit. Vargu shpesh është i gjatë, i valëzuar,
si frymëmarrje e lodhur, por e qëndrueshme, një stil që e dallon qartë nga
shumë bashkëkohës të tij.
Në
përmbledhje, mund të thuhet se autori ka krijuar një poetikë të qëndresës,
kujtesës dhe humanizmit. Ai është poet i njeriut të thjeshtë, i tokës dhe i
shpirtit që digjet, por nuk shuhet. Përmes një gjuhe të kthjellët e ndjenjash
të thella, ai e ka bërë poezinë dëshmitare të kohës dhe strehë të shpirtit
njerëzor. Në librin “Pikla nga qielli”, kjo pjekuri arrin kulmin: fjala bëhet
më e qetë, më e thellë, më e urtë. Poezia e tij është, në fund të fundit,
testament shpirtëror i një jete të tërë, që flet për dashurinë ndaj jetës, ndaj
njerëzve dhe ndaj fjalës që mbetet përjetësisht bashkë me artin.
Gjakovë, 05.11.2025